viernes, 23 de septiembre de 2016

EJEMPLOS DE ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL


Podemos entender las artes comunitarias como una corriente de prácticas artísticas, que desde los años 60, fruto de los movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo y las políticas de identidad, desarrollan sus procesos culturales en relación a una comunidad específica con el objetivo de generar algún tipo de transformación social o cambio.

Por su parte, como prácticas colaborativas, o prácticas de arte colaborativo encontramos un sinfín de prácticas culturales, donde el énfasis se centra en entender el formato de la colaboración, es decir el trabajo conjuntamente en algo. En este sentido las prácticas colaborativas se centran en entender los modos de colaboración y negociación cuanto entran en un mismo escenario social trabajadores culturales (ya sea artistas visuales, cineastas, documentalistas, arquitectos, diseñadores, etc.) y diversos colectivos y redes locales (las comunidades) que durante un tiempo y espacio comparten unos temas y generan una serie de procesos sociales.

Ejemplos:

“The Great Wall”, el mural coordinado por la artista Judy Baca en Los Ángeles a lo largo del canal de control de la corriente del río Los Ángeles que comenzó en el año 76 y que continúa en proceso, llevado a cabo por cientos de adolescentes de distinto origen cultural. Proyecto en el colaboraron políticos locales, ingenieros, profesores, antropólogos, bandas de adolescentes, entre otros y que pretende reflejar la Historia no blanca de Los Ángeles representando las luchas y las aportaciones realizadas por la población indígena, las minorías inmigrantes y las mujeres, desde la prehistoria hasta los años 50.

Judy Baca fue directora durante varios años del Citywide Murals, un centro en Los Ángeles encargado de promocionar y coordinar la realización de estos murales comunitarios. La artista describe así el proceso que ella supervisaba desde ese puesto: comienza cuando recibimos una llamada de un profesor, de un artista local, o incluso de un miembro de una banda local que nos indica que existe un interés por realizar un mural y que desean organizar un equipo para llevar a cabo el trabajo. Normalmente el artista indicado presenta sus bocetos en una reunión con el grupo. Los residentes normalmente hacen sugerencias en relación con la temática, y el artista va incorporando las modificaciones sugeridas a sus bocetos. Copias de los bocetos son exhibidas en espacios públicos para dar a las personas la posibilidad de pensar en ellos y proponer cambios. La elaboración final implica normalmente la colaboración con diferentes grupos de personas del barrio.

 Resultado de imagen para the great wall judy baca


 Otro ejemplo es el proyecto the Rhythms of Life, del artista australiano Andrew Rogers, quien va formando una cadena de esculturas de piedra, o geoglifos, alrededor del planeta con la ayuda de la comunidad local en donde va haciendo el trabajo. Estos geoglifos monumentales se han construido en siete países hasta ahora: Israel, Chile, Bolivia, Sri Lanka, Australia, Islandia y China. En el futuro se instalarán en otros países hasta llegar a implicar a más de 5.000 personas de los seis continentes.

El artista describe así su obra “Las esculturas de ‘Rhythms of Life’ son metáforas optimistas del eterno ciclo de la vida y la regeneración, que expresan o sugieren la lucha y la introspección humana. Los geoglifos abarcan una amplia visión cultural que relaciona la memoria y símbolos derivados de antiguos petroglifos, pinturas y leyendas de diversas regiones; señalan el tiempo y amplían la historia hacia un futuro lejano, mientras ahondan en las profundidades de nuestro patrimonio en la búsqueda de lo espiritual.”

 Resultado de imagen para rhythms of life andrew

Resultado de imagen para rhythms of life andrew





Otro ejemplo es el “Heidelberg Project” del artista Tyree Guyton, y su abuelo Sam Mackey, residentes desde siempre, de la calle Heidelberg, se propusieron recuperar su degradado y peligroso barrio de Detroit, Estados Unidos, a través de intervenciones artísticas puntuales de bajos costos. Siguiendo esa premisa, comenzaron por limpiar las casas, para luego pintar puntos de colores en las fachadas de algunas de ellas, y poco a poco el barrio fue cobrando vida.


Los vecinos de la zona se emocionaron con los efectos del trabajo, y quisieron ser también protagonistas del proceso de cambio. Adultos y niños comenzaron a aplicar su creatividad para transformar los desechos producidos en la zona, en cosas increíblemente originales: carritos de la compra colgados de los árboles, coches abordados por peluches-piratas, un jardín-huerto de aspiradoras de colores, elementos que se convirtieron en parte del paisaje común del lugar. En dos ocasiones, el gobierno de la ciudad quiso demoler el arte, pero este oasis de creatividad sigue sobreviviendo, gracias a la perseverancia del artista.








ESPACIOS EXPOSITIVOS Y SU PAPEL EN LA ENSEÑANZA DEL ARTE

Considero que cuando se habla del impacto que tienen las estrategias empleadas por el banco de la republica de Bucaramanga y el MOMA se debe tener en cuenta de que el simple hecho de que ambas instituciones tengan un interés y una preocupación referente a la enseñanza del arte ya es de por si algo que tiene un impacto positivo.

Para hablar acerca de las estrategias primero me centrare en el Banco de la republica de Bucaramanga. Actualmente hay dos exposiciones, una de ellas, la cual considero que tiene un aspecto social y comunitario muy destacable se llama “Frente al otro: dibujos en el posconflicto”, un proyecto desarrollado en 2013 con el apoyo Subgerencia Cultural del Banco de la República y la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) quienes invitaron a doce artistas a sentarse frente a 130 personas en proceso de reintegración, en 12 ciudades de Colombia. Este proyecto consistió en la realización de talleres de narración gráfica por parte de los artistas invitados y posteriormente, en la creación de una obra por parte de los artistas que, desde la sensibilidad particular de cada uno, diera cuenta de la experiencia. El resultado, tanto simbólico como material, fue una serie de imágenes en las que los asistentes y los talleristas lograron, a través del dibujo, recordar, decantar experiencias y verse a sí mismos.

“Frente al otro: dibujos en el posconflicto”  también incluye una selección de imágenes creadas por personas en proceso de reintegración durante los talleres regionales, las obras de los artistas invitados al proyecto, y una serie de pinturas hechas por la historietista Powerpaola que ilustran las ideas diversas que niños de todo el país tienen de la paz. Tenemos entonces, un proyecto artístico con un trasfondo político, social y comunitario que permite  que personas en proceso de reintegración creen nuevos pensamientos, y complementen su formación como personas  bajo la estimulación artística. Es posible que este proyecto haya facilitado en algunas de las personas su proceso interno y personal de reintegración.  

La otra exposición es “pasajeros”, una serie fotográfica del artista de descendencia holandesa Gertjan Bartelsman, la cual se compone de 25 fotografías en blanco y negro que muestran a diferentes personas en su día a día como pasajeros del transporte público, esta serie remite al interés que la ciudad y lo urbano cobró en el trabajo de algunos artistas de este periodo. El proyecto se desarrolló en Cali, a finales de la década de 1970.

A pesar de que en el banco de la república se realizan diferentes actividades culturales entre las que se encuentran talleres para niños debo admitir que desconozco si en la actualidad se realizan talleres con relación a estas exposiciones.

Por otro lado, entre las estrategias que el banco de la república de Bucaramanga emplea para la enseñanza del arte además de su programación cultural, el banco proporciona una serie de servicios permanentes que pueden ser aprovechados por las instituciones educativas, juntas comunales y otros grupos interesados en atender lúdicamente los temas relacionados con las artes. Uno de estos servicios es el préstamo de las maletas didácticas del Museo del Oro y las maletas didácticas del Museo Botero. Con estas herramientas se pretende entusiasmar al público sobre temas relacionados con las artes, a través del juego y del contacto directo con objetos, imágenes, videos y música.
Las maletas didácticas del Museo del Oro contienen réplicas de las piezas más llamativas. Los niños pueden manipular directamente los objetos en el salón de clase, lo que permite la posibilidad de crear un vínculo más cercano y natural. Las maletas no sólo cuentan con juegos de mesa y juegos de grupo sino que además traen una cartilla especialmente diseñada para el maestro que le permitirá organizar los temas, encontrar un glosario básico y los conceptos fundamentales para trabajar con su grupo. Además, la cartilla proporciona una amplia gama de actividades de grupo que el maestro o encargado del grupo puede adaptar según sus necesidades.

La maleta didáctica del Museo Botero contiene reproducciones de Jean Baptiste-Camille Corot, Pablo Picasso, Robert Rauschenberg, Joan Miró, Max Ernst, August Renoir, y por supuesto de Fernando Botero. Todos ellos importantes en momentos diferentes de la historia del arte. Esta maleta, como la anterior también incluye una cartilla de actividades.Vale la pena decir que el servicio de préstamo de estas maletas es totalmente gratuito.

Personalmente pienso que estas herramientas de apoyo son de gran utilidad para complementar las didácticas empleadas por diferentes profesores de artes de los colegios en la ciudad. En conclusión, con respecto al banco de la república de Bucaramanga, pienso que las diferentes actividades que se hacen, el apoyo a los proyectos artísticos como en el caso del trabajo “Frente al otro: dibujos en el posconflicto” y la inclusión de herramientas didácticas como las maletas, tienen un impacto positivo en las personas y ayudan al desarrollo de la enseñanza del arte en la ciudad.

Ahora, con respecto al MOMA, es algo muy positivo que hayan dispuesto de una plataforma virtual para aquellos que por ciertas razones no podemos asistir personalmente al museo, esto es de gran utilidad en la enseñanza del arte puesto que es una aproximación muy bien elaborada a lo que sería una visita. Por un lado está la página oficial del MOMA la cual es muy práctica y muy útil. La página permite ver las obras muy fácilmente, es decir, no resulta confuso el cómo usarla, y las fotos de las obras están en muy buena resolución, tanto así que en el caso de las pinturas uno puede ver la textura de la pintura y el lienzo. La página también proporciona bastante información acerca de las obras.

Una de las estrategias empleadas por el MOMA que me pareció aún mejor, fue la de la explicación de las obras a través de los temas que las relacionan (places and spaces, Art and Identity, Art and Society, Transforming Everyday Objects). En este caso se utilizaron videos para hacer la explicación, videos que, desde mi punto de vista funcionan de una forma muy efectiva, clara y práctica para enseñar el arte, sobre todo a aquellos que no podemos visitar de manera presencial a estas galerías. Puede que los videos hayan sido cortos, pero esto hace que las explicaciones sean más puntuales y claras, debo decir que la forma en la que se organizaron los temas hizo mucho más fácil la comprensión de las obras y a comparación de otros métodos en los que las obras se enseñan por orden cronológico este me parece mucho mejor porque a la hora de ver la obra tomamos como punto de partida el tema y no una simple fecha. 

También hay que destacar que utilizando esta estrategia de explicar las obras desde los temas se pone en contextualización la obra contando un poco acerca de la época, el artista y las diferentes condiciones personales o sociales que dieron origen a muchas de estas obras. En esta especie de “visita guiada”, a diferencia de otras estrategias, es posible que a llamen más la atención los aspectos conceptuales o temáticos de las obras y no en la misma medida las cuestiones sensoriales, como el color, la técnica o la textura,  en muchas de las obras mostradas es el trasfondo que hay lo que las hace interesantes, incluso más que el aspecto mismo de la obra. En conclusión, con respecto a las estrategias empleadas por el MOMA, puedo ver que hay un interés por facilitar la información y las obras a las personas que por algún motivo no puedan visitar la galería de forma presencial, utilizando un medio que no resulta para nada aburrido y brinda información de forma clara para facilitar la interpretación de las obras, el único aspecto regular que podría encontrar es que a las personas que no manejan bien el inglés podría resultarles algo complicado. Debo agregar que estoy seguro que en el MOMA se realizan talleres para los niños, pero desconozco que talleres se realizan actualmente.


Para finalizar, opino que las estrategias empleadas, tanto por el MOMA como por el banco de la república de Bucaramanga facilitan medios e información para la enseñanza del arte, no podría decir si una es mejor que la otra puesto que son muy diferentes y ambas apuntan a cuestionamientos diferentes, una tiene un enfoque más conceptual y global con respecto a sus contenidos mientras que la otra proporciona y facilita medios para la enseñanza del arte y promueve propuestas sociales que pueden llegar a tener impactos positivos en las comunidades donde se trabajan. 

ACTIVIDADES BANCO DE LA REPÚBLICA DE BUCARAMANGA

Actualmente en el banco de la republica de Bucaramanga se están realizando dos exposiciones, “frente al otro: dibujos del posconflicto” de varios artistas y “pasajeros” de Gertjan Bartelsman, sé que en el banco de la república se realizan talleres para niños, pero desconozco si actualmente se están realizando talleres relacionados con estas exposiciones. Aun así  sé que como estrategias de enseñanza el banco de la república cuenta con un servicio de préstamo gratuito de maletas didácticas para colegios, este servicio cuenta con una maleta didáctica del museo del oro y otra del museo Botero.

VISITA GUIADA AL MOMA


Resumen de los vídeos
1: places and spaces: el video nos habla de tres obras, la primera de ellas es “the starry night” de Vincent Van Gogh. El video cuento como fue que muchas de las vistas que le rodeaban en el asilo donde estuvo lo llevaron a pintar esta maravillosa obra, por otro lado tenemos la obra de Piet Mondrian, “Broadway Boogie Woogie” en este caso se comenta la fascinación que sentía el artista al llegar a New York por la gente, los rascacielos, las luces nocturnas de la ciudad y la música y de como fue que esta fascinación lo llevo a pintar esta obra. Por ultimo nos presenta a Gordon Matta-Clark con su obra “Bingo”, en el video se comenta que este artista siempre estaba rompiendo esquemas, quería hacer las cosas a su modo y efectivamente eso fue lo que hizo para demoler una casa, la cual demolió de una manera “artística”. en conclusión es evidente la conexión y la influencia que tuvieron estos lugares para estos artistas y la creación de estas obras.

2: Art and Identity: aquí también se seleccionan tres obras, siendo la primera  “ Self-portrait with cropped hair” de Frida Kahlo, aquí se muestra que su obra siempre ha sido influenciada por su vida, y que esta obra había sido influenciada por su divorcio de Diego Rivera. En segundo lugar tenemos a “Runaways” de Glenn ligon, en este caso se enseña que para la elaboración de esta obra el artista le pregunto a sus amigos como lo describirían y luego junto estas descripciones con ilustraciones de esclavos del siglo XIX, dando como resultado que estas descripciones encajan muy bien con estas imágenes, evidenciando así ciertas secuelas de la esclavitud. Por último se presenta la obra de Andy Warhol, “Gold Marilyn Monroe” , acá se cuenta cómo fue que el artista, toma como referente la forma en la que la sociedad veía a Marilyn Monroe y toma una de las imágenes más icónicas de ella para crear esta obra. En este segundo video se muestra la influencia que tuvo la forma en que el público veía a  Marilyn Monroe, de cómo los amigos de Glenn Ligon lo veían a él y de cómo Frida Khalo se veía  a sí misma para la creación de estas obras.

3: Art and Society: en este video se dan tres ejemplos de cómo la vida real influencia al arte, el primero de ellos es “Migrant Mother” de Dorothea Lang, acá se cuenta que la artista decidió empezar a tomar fotografías de las personas que estaban sufriendo debido a la gran depresión en Estados Unidos y en una de estas fotos captura la escena de una madre y sus hijos sufriendo la crisis, foto que terminó volviéndose famosa,  la segunda obra es “House Beautiful: bringing the war home” de Martha Rosler, obra en la que critica el que las personas sean consumidores pasivos de imágenes, por un lado interesados en lo que sucedía en la guerra de Vietnam y por el otro interesados en artículos de belleza o para el hogar, así que decidió juntar imágenes de la guerra y de artículos de belleza y hogar. La tercera obra es de Felix Gonzales Torres, “sin título (perfect lovers)”. El artista toma como inspiración la crisis con las enfermedades de transmisión sexual para crear esta obra de dos relojes juntos, que se van moviendo al mismo tiempo.


4: Transforming Everyday Objects: la primera obra en este video es “Bicycle Wheel” de Marcel Duchamp, acá se comenta como fue que este artista desafiaba las nociones de lo que era y no era arte, por ejemplo la idea de que el arte siempre es elaborado a mano por el artista, que el arte tiene que ser bello, Con sus obras Duchamp cuestionaba todo lo que se tomara como un hecho, siempre cuestionando lo que se hacía y entendía en el arte, algo similar se hizo en la obra “Object” de Meret Oppenheim, en este caso se plantea la idea de que si uno altera un objeto, se altera la percepción que uno tiene de este, Breton incluso llego a consideran a esta obra  como la obra de arte surrealista definitiva. La tercera obra es “Bed” de Robert Rauschenberg, quien en una respuesta al expresionismo abstracto, creo esta obra, una cama con pintura en una pared.

Como espectador en esta especie de “visita guiada” puedo decir que me pareció una forma muy efectiva, clara y practica para enseñar el arte, sobre todo a aquellos que no podemos visitar de manera presencial a estas galerías, puede que los videos hayan sido cortos, pero esto hace que las explicaciones sean más puntuales y clara, debo decir que la forma en la que se organizaron los temas hizo mucho más fácil la comprensión de las obras y a comparación de otros métodos en los que las obras se enseñan por orden cronológico este me parece mucho mejor porque a la hora de ver la obra tomamos como punto de partida el tema y no la fecha. También hay que destacar que en los videos se puso en contextualización la obra contando un poco acerca de la época, el artista y las diferentes condiciones personales o sociales que dieron origen a muchas de estas obras.

 En esta visita guiada, a diferencia de la anterior, me llamaron más la atención los aspectos conceptuales o temáticos de las obras y no por cuestiones sensoriales, como el color, la técnica o la textura,  en estas obras es el trasfondo que hay lo que las hace interesantes, incluso más que el aspecto mismo de la obra. En cuanto a temas que me hayan interesado con respecto a las obras o a los artistas, me intereso saber más acerca del trabajo de Dorothea lang y también acerca de los protagonistas de su obra seleccionada, también me llamo mucho la atención la obra del artista Glenn ligon, puesto que antes de estos videos no lo conocía y la reflexión crítica que hace con su obra me gusto bastante, lo suficiente como para investigar más acerca de este artista y su obra.

VISITA AL MOMA EN ORDEN CRONOLÓGICO


Esta “visita”, a pesar de tener las limitaciones de ser virtual, es muy práctica y muy útil. La página permite ver las obras muy fácilmente, es decir, no resulta confuso el cómo usarla, y las fotos de las obras están en muy buena resolución, tanto así que en el caso de las pinturas uno puede hacer zoom y ver la textura de la pintura y el lienzo. La página también proporciona  información acerca de las obras. Las obras elegidas en la “visita” fueron: Washerwomen (Paul Gauguin), Turning Road at Montgeroult (Paul Cézanne) y Sin título (Rachel Harrison).

Resultado de imagen para Washerwomen
Washerwomen (Paul Gauguin)

Resultado de imagen para Turning Road at Montgeroult
Turning Road at Montgeroult (Paul Cézanne)

Resultado de imagen para Rachel Harrison untitled
Sin título (Rachel Harrison)

Las razones por las que elegí a estas obras hacen caso a cuestiones más sensoriales que a ciertos temas particulares, principalmente me deje llevar por una primera impresión frente a las obras, elegí a obras que desde un primer momento me gustaran. Las pinturas fueron seleccionadas principalmente por el color que hay en ellas, el cual, inmediatamente me llamo la atención, las pinceladas en la pintura de Cézanne, especialmente en las zonas verdes, mostrando una combinación de colores que van desde verdes, unos azules y unas zonas ocres, fueron de las razones principales por las que elegí a esta obra. En el caso de la pintura de Gauguin los colores en los vestidos de las mujeres y la línea tan presente fueron lo que, sin dudarlo, hicieron que me sintiera casi obligado a seleccionar a esta obra  y a pesar de que anteriormente dije que las elegí por cuestiones más sensoriales que a  cuestiones temáticas, el tipo de escenas que se representas también me gustaron bastante.

Las razones por las que elegí a la obra de Rachel Harrison hacen caso a cuestiones y gustos completamente  personales, la elegí porque desde pequeño siempre me han gustado las figuras de acción y esta obra, de algún modo me recordó a estas figuras, además podemos ver que la pequeña figura está basada en la estética japonesa, la cual también me gusta y  por ultimo podemos ver a este personaje contemplando con curiosidad a una gran roca azul, lo cual hace que me pregunte, que significado tendrá esta roca?, ¿acaso hay grabada en ella alguna inscripción que el personaje está leyendo?, ¿la roca representa algo sagrado para este personaje?, o simplemente vemos a una pequeña persona haciendo un ejercicio contemplativo de su entorno,  sea cual sea el significado de la obra, es una pieza que desde lo visual llamo mi atención en el primer instante.

Puedo ver entonces que un punto en común en las obras, a pesar de que la escultura es tan diferente a las dos pinturas, es que fueron elegidas por cuestiones más estéticas que por cualquier otra cosa, también, como un punto en común es que todas las obras son figurativas y el color es muy importante en ellas. Después de esta “visita” encontré que nació cierto interés por investigar un poco más acerca de las obras de Rachel Harrison puesto  que el aspecto estético de la obra que seleccioné corresponde a uno de los muchos tipos de trabajos escultóricos que me gustan.


ESPACIOS EXPOSITIVOS EN MI CIUDAD

Los espacios expositivos en Barrancabermeja son muy pocos y en la  mayoría de las ocasiones no son los espacios idóneos para llevar a cabo las muestras, algunos de estos sitios son: centro comercial san silvestre, club Miramar y club infantas.

Generalmente la persona que quiera exponer en estos espacios tiene que pagar por este dependiendo del tiempo que quiera que dure la muestra, debido a que prácticamente esto lo gestiona solamente la persona que desea exponer no se llevan a cabo actividades con el público, solo se realizan las exposiciones y ya. Tal vez uno de los espacios en donde  en donde sí se realicen exposiciones  con una conciencia artística y una verdadera organización sea en la biblioteca Galvis Galvis, en donde, puede verse una iniciativa para enseñar el arte de la región que toca temas que de alguna manera se relacionan con el público que visita estas muestra, muchas veces estos temas giran en torno a la  memoria y el patrimonio, el medio ambiente,   el folclor y la cotidianidad. Lamentablemente, como el foco principal en estos sitios  son las exposiciones, no se hacen ni visitas guiadas ni talleres.

jueves, 8 de septiembre de 2016

CUESTIONARIO A DOCENTES DEL ARTE

Fecha: 08/09/2016                      Ciudad: Barrancabermeja

Persona que realiza el cuestionario: Miguel Eduardo Paredes

Docente: Clara Inés  Velasco  


Institución: CASD Centro Auxiliar de Servicios Docentes


Pregunta
Respuesta
1.   ¿Qué formación posee en artes? 

 Licenciada en Bellas artes de la universidad de la sabana
2.   ¿Tiene alguna especialización en

pedagogía? 
 Especialización en administración y dirección de centros educativos


Especialización en pedagogía informática


Especialización  en docencia universitaria 
3.   ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como docente de artes?
 Aproximadamente 22 años
4.   ¿Qué modelo pedagógico se utiliza para la enseñanza del arte en este colegio?
 Depende de la temática, si se quiere que el estudiante aprenda los pasos específicos para ejecutar una técnica se emplea el conductismo, pero cuando el estudiante ya cuenta con los conocimientos técnicos se le da más independencia a la hora de elegir los contenidos de sus trabajos.
5.   ¿Qué metodología aplica como docente en la enseñanza del arte?
 Metodología Triangular
6.   ¿Qué didácticas usa en la metodología aplicada?
 Por lo general se usa el aprendizaje basado en proyectos
7.   ¿En sus didácticas de enseñanza propone clases fuera del aula?
 sí, es muy importante para los estudiantes ejercicios fuera del aula, principalmente ejercicios de observación
8.   ¿Organiza proyectos comunitarios y culturales con sus estudiantes?
 Si, en uno de los trabajos más recientes, los estudiantes buscaron a algunos de los representantes culturales más importantes de la ciudad (artistas plásticos, músicos, bailarines, etc...) para entrevistarlos y desarrollar un trabajo de fotografía relacionado con las actividades culturales de estas personas. 
9.   ¿Involucra los nuevos medios en sus didácticas de enseñanza?
 Si, en muchas ocasiones los estudiantes hacen trabajos en photoshop.
10. ¿Cuáles son las técnicas abordadas en los procesos artísticos?
 Se hace un poco de todo, óleo, acuarela, carboncillo, también se hacen ensamblajes y esculturas en arcilla o alambre. 
11. ¿Cómo docente sugiere referentes artísticos a los estudiantes para realizar sus trabajos artísticos?
 Si, los referentes dependen del tema y la época que se esté estudiando.
12. ¿Motiva a sus estudiantes a la reflexión crítica a través de la creación artística?
 En los grados como octavo y noveno se enfoca más hacia la producción, en décimo  y once si hay planteamientos críticos y conceptuales a través de la creación artística.
13. ¿Aborda con los estudiantes alguna práctica de lectura de obra, es decir, análisis técnico y conceptual ?
 Se hacen los dos análisis, aunque los estudiantes tienes más facilidad para hacer los análisis técnicos. 
14. ¿Los estudiantes aplican alguna evaluación crítica de los trabajos de sus compañeros?
 Con grupos tan grandes es muy complicado.
15. ¿Les enseña historia del arte a sus estudiantes? 
 Sí.
16. ¿Cuál es la intensidad horaria de su materia en los grados que dicta?
 1 hora semanal.
17. ¿Frente a las otras asignaturas, considera que la intensidad horaria de su materia es: poca, regular o suficiente?
 Es muy poca.
18. ¿Cuáles criterios utiliza para calificar los trabajos artísticos de los estudiantes?
 Calidad plástica, calidad conceptual, capacidad investigativa alrededor de la obra y puntualidad.
19. ¿El colegio le ofrece recursos necesarios para la enseñanza del arte?
 (mesas, caballetes, salones de dibujo, etc.)
 aparte del salón y algunas mesitas el colegio no ofrece recursos para llevar acabo algunas de las actividades, por ejemplo, los caballetes tuvieron que ser gestionados a través del ministerio de educación, pero el colegio tuvo poco que ver con eso.



ALGUNAS FOTOS DE LA VISITA





















PRODUCTO CUESTIONARIO


1. ¿en qué grados enseña?

2. ¿Conoce usted las metodologías DBAE y triangular, si es así, cual aplica?

3. ¿Qué didácticas emplea generalmente para la enseñanza de las artes?

4. ¿lleva a cabo proyectos de arte colaborativo con sus estudiantes?

5. ¿Cuál es la intensidad horaria de su materia en los grados que dicta?

6. ¿Frente a las otras materias, considera que la intensidad horaria de su materia es, poca, regular o suficiente?

7. ¿el colegio le da los recursos necesarios para la enseñanza de las artes (mesas, caballetes, salones de dibujo,etc..)?

8. ¿Qué aspectos cree que hacen falta en los colegios para mejorar la enseñanza de las artes?

9. ¿generalmente que técnicas son las que enseña?

10. ¿Cuándo se enseña una nueva técnica los estudiantes los temas o contenidos a la hora de aplicarlas?

11. ¿Entre los temas que enseña incluye el estudio de la historia del arte?

12. ¿Confronta a los estudiantes a  obras de arte, si es así, los confronta a las obras del arte clásico, moderno o contemporáneo?

13. ¿Hace que los estudiantes expongan sus trabajos y se critiquen entre ellos?


14. ¿bajo qué parámetros evalúa los trabajos de sus estudiantes?

CUADRO COMPARATIVO DE DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO






                      DIDÁCTICA USADA
  NUEVA VERSIÓN DE LA DIDÁCTICA
   

          -  Las instrucciones son muy puntuales y no dan espacio a la creatividad.


          - El ejercicio que plantea puede que resulte aburrido para los estudiantes.


         .- No se utilizan referentes.


           - No se basa en una metodología como la DBAE o Triangular.


-         -    Las instrucciones plantean un ejercicio específico pero permite que el estudiante desarrolle su creatividad.

          -  los ejercicios que  se plantean invitan a que el estudiante cree, explore, experimente, observe, identifique, coopere, etc…

          - se utilizan algunos referentes visuales, en un caso, referentes que no son artistas pero que llaman la atención de los niños y en otro caso se usa una obra artística como referente.

         -   Se basa en la metodología triangular, específicamente en el segundo ejercicio, porque se estimula a que el estudiante observe y analice la obra, seguida de una contextualización por parte del docente para luego terminar en una producción por parte del estudiante.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

DIDÁCTICA EN EL COLEGIO

Realmente no puedo hablar mucho de temas de la asignatura de artes que hayan influenciado positivamente en mi, casi todo lo aprendido en esta época relacionado con las artes fue fruto de mis propias exploraciones. uno de los temas que mas recuerdo estando en primaria es el de los colores cálidos y fríos, lo recuerdo porque me gustaba y no realmente porque la metodología utilizada hubiese sido la mejor.

la metodología podría resumirse en que a los estudiantes nos entregaban una fotocopia con dos dibujos en blanco y a uno debíamos llenarlo con colores cálidos y el otro con colores fríos.

para el desarrollo de la versión inicial de una didáctica de enseñanza (como considero que sería más completa),  primero les explicaría a los estudiantes cuales son los colores fríos y cálidos.

(esta didáctica esta dirigida a niños de tercero a quinto de primaria).
Resultado de imagen para colores frios y calidos
para una primera actividad les mostraría imágenes de diferentes animales, unos de colores cálidos y otros de colores fríos



















Luego, con la utilización de plastilina les diría que crearan dos animales (pueden ser imaginarios o de la vida real) uno con colores cálidos y otro con colores fríos, para finalizar la clase ubicaría todos los productos sobre una mesa a modo de exibicion para que todos vean los trabajos de sus compañeros.




Para una segunda clase, o un segundo momento con este mismo tema utilizaría como referente una de las obras de Maria Teresa Hincapié (una cosa es una cosa).








Cuando confronte a los estudiantes a estas obras les pediría que me dieran algunas opiniones acerca de lo que ven, posteriormente les explicaría un poco en que consiste la obra y les hablaría un poco acerca de la artista.

para la actividad a realizar, recorrería junto con los niños diferentes partes del colegio hasta encontrar un lugar calmado y los organizaría en dos equipos, uno de ellos buscaría elementos con colores cálidos y el otro buscaría elementos con colores fríos para luego ser reunidos y organizados en el suelo, evitaría decirles como organizarlos, dejaría que ellos pusieran los objetos como ellos consideraran.


TALLER: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN EL AULA DE COLEGIO

         
                                  Taller: enseñanza y aprendizaje del arte en el aula del colegio


1. Escriba las características del método empleado en su colegio y de ser posible categorícelo en uno de los métodos pedagógicos abordados (conductistas, cognitivistas, constructivistas).

-En mi colegio el estudio de las artes no era muy importante, la intensidad horaria era muy poca en comparación con otra materias por lo que momentos de reflexión o estudio con respecto al análisis de las obras de arte o al estudio de la historia del arte por lo que todo se centraba en la técnica y producción de trabajos.

Categorizar el método empleado es muy difícil puesto que fueron varios los profesores con los que estudie, pero podría decir que en general se usaba un método que apuntaba hacia el conductismo, esto debido a que en muchas ocasiones los trabajos se nos eran presentados como una larga lista de instrucciones a seguir y ocasionalmente teníamos la libertad de escoger el tema en el que queríamos aplicar la técnica aprendida.


2. Describa si el método empleado tuvo alguna influencia positiva en usted y su relación con las artes y con el mundo que en ese momento lo rodeaba, enuncie los aspectos positivos y los aspectos que considera deberían cambiar en dicha metodología.

la educación artística en el colegio no tuvo mucha influencia en mi, todo lo que aprendí relacionado con las artes en esa época fue debido a mis propias investigaciones y exploraciones. considero que hay mucho que cambiar con respecto a esa metodología, empezando por dejar de considerar a las artes como una materia de relleno y darle una intensidad horaria mas adecuada y unos espacios más cómodos para la producción, también es importante dejar de plantear las técnicas como instrucciones largas y aburridas que deben seguirse al pie de la letra sin dar ningún espacio a la experimentación y creatividad, por ultimo creo que es importante implementar momentos de crítica y reflexión frente a obras de arte y dedicarle algo de estudio a la historia del arte para ampliar el panorama.